Mon Top 30 des films de 2019

Mon Top 30 des films de 2019

Fin d'une année, fin d'une décennie. Retour en images, en textes, en sensations et en émotions sur la cuvée cinéma 2019. D'Hamaguchi à Eggers, en passant par Gray et Llinas. Lire plus

Les Misérables

Les Misérables

Vrai-faux La Haine 2019, ce film de son époque est aussi un essai éminement philosophique sur un sujet sociétal majeur : le pouvoir d'une image et ses conséquences. Lire plus

The Irishman

The Irishman

Des gangsters, De Niro, Pesci, Pacino, une durée gargantuesque et un budget encore plus énorme : The Irishman avait des airs de film ultime pour Scorsese - où est-il justement un peu plus que ça ? Lire plus

The Lighthouse

The Lighthouse

Tour de force technique avant tout, The Lighthouse avait sû générer de forces attentes : le buzz passé, le résultat vaut-il un peu plus que le tour de passe-passe égocentrique ? Lire Plus

samedi 12 septembre 2015

Apichatpong Weerasethakul en 4 films

A l'occasion de la sortie de Cemetery of Splendour, le cinquième long-métrage de fiction réalisé par le thaïlandais au nom imprononçable Apichatpong Weerasethakul, lauréat de la Palme d'Or 2010 pour Oncle Boonmee, retour sur ses quatre premiers films dans l'ordre chronologique. Trajet entre réalité et rêve, entre hypnose et tradition, plongée dans un cinéma unique, indescriptible, novateur et pourtant si simple et humain. Voici le portrait d'un cinéaste pas comme les autres.

~~~~~~

Premier long-métrage de fiction du thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, aussi connu sous son surnom de « Joe », Blissfully Yours est en soi une introduction idéale au cinéma si singulier du réalisateur asiatique. Amorçant des lieux et des thèmes que l’on retrouvera postérieurement dans ses productions plus récentes, posant les bases de cette forme poétique qui, entre le conte moderne et l’onirisme plastique, n’en a toujours pas fini de créer des divisions dans son appréciation.
Blissfully Yours fonctionne en deux temps bien distincts, deux parties opposées à la fois en terme de rythme et de décors mais qui se complètent artistiquement, l’une ne pouvant fonctionner sans l’autre. Pendant quarante-cinq minutes, jusqu’à son tardif générique, Joe peint le monde urbain, dessine lentement mais surement cette ambiance claustrophobe, où les personnages évoluent entre quatre murs, qu’il s’agisse de ceux d’un hôpital ou de la carcasse de leur voiture. Plus simplement, Joe capte la pudeur émotionnelle du quotidien. La routine, la banalité des échanges et la pureté symbolique : c’est par l’utilisation d’un cadre simple et modeste qu’il pose ces briques stylistiques loin d’être anodines.
Dans sa deuxième heure, Blissfully Yours s’échappe, s’évade de cette vie ordinaire, de ce giron étouffant de la civilisation. En rejoignant cette figure récurrente de la jungle thaïlandaise, Joe se libère de toute contrainte scénaristique en la substituant par ces longues scènes introspectives, purement sensorielles, dont la simple nature en fait une expérience cinématographique brutale. Actes sexuels crus, langage des corps, chant primitif du monde sauvage. A l’image de ce plan final aussi risqué que riche de sens, Joe ouvre ses personnages à la vie, leur donne un souffle et des questionnements reposant uniquement sur l’empathie même du spectateur.
Le cinéma de Joe est une expérimentation. Il n’est ni simpliste, ni prétentieux – Blissfully Yours est d’une retenue sans pareil, indescriptible et pourtant si facile à exprimer : c’est en transportant son interlocuteur dans un état quasi léthargique, entre le rêve animé et le cinéma expérientiel, qu’il le touche finalement au plus profond de sa personne. Certains y verront une succession ennuyeuse de non-cinéma, d’autres la porte d’entrée à une sensibilité filmique unique et hypnotique.

Il est difficile de décrire le cinéma de Apichatpong Weerasethakul puisque le thaïlandais, au lieu d’exciter l’esprit de son spectateur, préfère stimuler ses sens. Blissfully Yours explorait déjà le terrain du sensoriel, mais la direction prise par Tropical Malady est encore plus radicale. Décomposé, comme les autres films du metteur en scène, en deux parties bien distinctes, il présente dans un premier temps la romance entre un soldat et un garçon de la campagne, et conte dans sa seconde partie la quête de ce même soldat ayant pour mission de vaincre un chaman capable de se changer en animal.
On pourrait tenter d’expliquer le fond de Tropical Malady. D’autres s’y sont essayés, mais il semble que cette donnée soit clairement secondaire dans le cinéma de Joe. Tropical Malady n’est pas un film qui s’analyse, mais un film qui se vit – s’il possède une cohérence, elle n’est non pas scénaristique, mais émotionnelle, tant le film repose sur cette atmosphère située quelque part entre le psychédélisme, la méditation et l’hypnose.
Joe possède ce sens du rythme unique. En dehors de quelques plans sublimes (principalement situés dans la deuxième partie), son cadrage n’est pourtant pas particulièrement remarquable, mais c’est cette temporalité hallucinée qui lui donne cette force inexprimable. Peu de spectateurs y comprendront grand-chose – ou devront s’y reprendre à deux fois – et pourtant, la magie opère. Le charme fascinant de Tropical Malady s’installe, et trouve son apogée dans son dernier quart d’heure incroyable.
Joe ne parle pas de l’amour, il montre l’amour. Ses vestiges, sa beauté, les souvenirs qu’il laisse. Tropical Malady est un film qui apaise, morceau de cinéma indescriptible, à la fois exigeant et pourtant si simple. Il n’y a pourtant pas de médicament plus efficace contre les idées noires – tout, absolument tout, dans Tropical Malady est fondamentalement magnifique. La pureté artistique dans ce qu’elle peut avoir de plus aimant.

L’une des assertions les plus souvent présentées lorsque l’on évoque Syndromes and a Century, c’est que son réalisateur, le thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, l’a écrit en s’inspirant de ses propres parents, tous deux médecins. Ce n’est pas vraiment une surprise quand on sait la place prépondérante qu’occupe le milieu hospitalier dans ses films, mais on ne peut pourtant pas non plus avancer qu’il s’agisse du point central de son troisième long-métrage de fiction.
Si Syndromes and a Century apparaît d’emblée comme moins cryptique que les précédentes réalisations de Joe, il n’en est pas pour autant évident. Le thaïlandais aime aborder de nombreux thèmes, dans un mélange de méditation, de critique sociale et de mélodrame, parfois un peu difficile à déchiffrer tant la vitalité qui transpire de son cinéma ne se peut se limiter à une simple lecture sémantique.
Il y a, comme dans Blissfully Yours et dans Tropical Malady, deux actes bien distincts. Un premier prenant place dans un hôpital de campagne du XXème siècle, un deuxième dans une clinique à l’univers froid et désincarné, située en plein centre d’une ville moderne. Difficile de ne pas voir dans cette substitution de la jungle sauvage par la jungle urbaine une constatation tragique du cours du monde. On sait Joe très attaché aux traditions, à la nature et au rapport qui la lie à l’homme – la césure au cœur de Syndromes and a Century marque la fuite de cette passion, faisant désormais partie d’un passé progressivement oublié et imprimé comme un rêve qu’on se remémore par fragments.
Il y a cette idée de la perte de la spiritualité, de la perte des liens humains et de la beauté – selon une logique cyclique étonnement fataliste, on retrouve le Joe nostalgique de Tropical Malady. Pourtant, il n’est pas juge, il n’est même jamais réellement critique envers cette nouvelle ère – on peut même trouver une certaine poésie dans l’évolution quotidienne de ces docteurs et de ces patients déshumanisés. Au point que, dans les dernières minutes, une lueur d’espoir apparaît : entre les gratte-ciels étouffants et les lumières aux néons se cache un parc verdoyant, un petit ilot de paradis aussi improbable qu’imparfait, refuge de l’homme-nature qui, loin de l’agitation citadine, pourrait peut-être recréer le monde à sa façon.
Dans une démarche à hauteur d’homme, Joe se détourne l’espace d’un film de ses chamans métamorphes et de ses fantômes-gorilles. Syndromes and a Century est une peinture sociale mélancolique bouleversante, le récit d’une romance imprévisible et une ode passionnée à l’humanité. Alternant les climats et les ambiances, passant du giron verdoyant de campagnes abandonnées à l’univers chirurgical et claustrophobe de la métropole contemporaine, le cinéaste n’abandonne jamais son onirisme et son charme ; lui qui sait sublimer ses amours comme ses haines.

Tout, chez Apichatpong Weerasethakul, est une question de perception. Difficile de trouver un juste milieu entre l’émerveillement passif et le rejet complet de la forme d’art approchée par le cinéaste thaïlandais. C’est donc une surprise de taille que de le voir repartir avec la prestigieuse Palme d’Or, car même si le crû cannois 2010 était globalement faible et anecdotique, il y a derrière ce prix un véritable symbole : Oncle Boonmee est un film qui ne ressemble à aucun autre. Il est donc normal d’être déstabilisé, en bien comme en mal, face à cette œuvre qui ne semble respecter aucun code narratif, visuel ou émotionnel du cinéma contemporain. Dit plus simplement, Oncle Boonmee est un film novateur.
Cet habit mystique que rêve le film de Joe, son atmosphère hallucinée, ses couleurs hypnotiques : un peu plus et pourrait se croire dans un rêve éveillé. Il faut être réceptif à ces caractéristiques purement sensitives pour comprendre le succès d’Oncle Boonmee, car elles constituent sa force, son enjeu et sa singularité. Du bruissement léger des feuilles à ces verts envoûtants, de cette acceptation totale du surnaturel à ce rythme imperceptible : il ne faut pas voir les films de Joe à reculons, il faut les embrasser, même dans leurs défauts les plus évidents, car derrière l’imperfection peut se cacher une fonction enchanteresse. L’exemple des dialogues est criant : chez Joe, on ne parle pas pour expliquer, on parle pour chanter. Le doux son des voix qui se mêle à celui de la nature, dans un concert visuel et sonore dont on peinerait pourtant à expliquer la magnificence.
En renonçant à sa construction en deux actes, le réalisateur installe une nouvelle barrière contre l’analyse. Mais était-elle vraiment nécessaire ? Plutôt que d’essayer de donner un sens profond à ces fantômes simiesques et à ces poissons libidineux, autant les accepter pour ce qu’ils sont en surface : des abstractions totales, fascinantes et transcendantes. Car Joe n’est pas prétentieux, il est un orfèvre chamanique, capable d’exciter les sens de son spectateur dans une succession d’images lénifiantes.
Oncle Boonmee, qu’on le considère ou non comme le meilleur film de son metteur en scène, est de façon évidente l’aboutissement artistique de son œuvre. La passion visuelle de Joe n’a jamais paru aussi sublime, son rythme n’a jamais été aussi apaisant. Nul besoin d’affirmer que, quand on en vient à évoquer ce cinéma unique, la subjectivité est une donnée incontournable. Plus que de diviser son public, Joe aura su mettre en péril notre sens critique. Ici, impossible d’expliquer de façon raisonnée son admiration. Tout simplement un monument de la poésie animée.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire